La Revue du Spectacle, le magazine des arts de la scène et du spectacle vivant. Infos théâtre, chanson, café-théâtre, cirque, arts de la rue, agenda, CD, etc.



Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager
Danse

"Momo"… riche, ouvert et subtil !

Connu internationalement pour ses créations et travaux artistiques, ayant donné aussi naissance à la Gaga dance, Ohad Naharin est à la tête de la Batsheva Dance Company depuis 1990 après y être entré en 1974 en tant que danseur. Dans sa dernière œuvre qui donne à voir une nuance et une richesse chorégraphique en accord avec ses prises de positions politiques, le chorégraphe israélien mêle différences rythmiques et gestiques dans une symbiose des plus réussies.



© Ascaf.
© Ascaf.
Semi-obscurité sur scène. Quatre hommes marchent côte à côte lentement, longeant, en arrière-scène et en diagonal, les planches pour se diriger au fil de l'eau vers le milieu du plateau. Ils se suivent comme des ombres, le silence les entourant comme compagnon de route. Ils sont proches, la main de chacun sur l'épaule de l'autre. Au même pas. Ils sont sur une gestuelle très lente et font sentir leur présence masculine dans des parcours où le pied qui se pose et le genou qui se lève donnent à leurs déplacements une intensité et une consistance autant corporelles que temporelles, comme si chaque instant avait sa caractéristique unique, bien qu'il se répète.

Puis, des danseurs interviennent avec leur propre rythme. Sans que ce soit une rupture, mais l'apport d'une nouvelle pièce dans ce puzzle chorégraphique. Cette diversité dans les gestuelles et le tempo apportent une dimension surprenante et variée, car construite par vagues successives. La musique de Laurie Anderson et du Kronos Quartet (tirée de l'album "Landfall") accompagne le tout. Elle est enveloppante, à la fois douce et rythmée et colle parfaitement aux multiples chorégraphies.

© Ascaf.
© Ascaf.
La scène est appréhendée sur toute sa surface par les onze interprètes qui se répartissent en quatuor pour les uns et en solos, duos ou trios pour les autres. Ce rapport à l'espace est aussi celui lié au temps avec des degrés et des intensités différents. C'est un véritable bouquet de gestes, comme un cocktail avec ses tempos colorés aussi divers les uns que les autres.

Le spectacle est découpé en trois groupes avec, pour le premier, des artistes qui se touchent le haut des troncs et en appui des uns des autres. Pour le deuxième, ce sont des solos dans lesquels chacun d'eux a une expressivité forte, nerveuse, syncopée et élastique avec un corps qui se déhanche dans ses éléments épars et, pour le troisième, une gestique des plus relâchées avec d'amples mouvements déliés. En arrière-scène, il y a un mur noir avec ses prises où se perchent nos quatre premiers artistes. Puis vient l'ensemble de la compagnie pour faire de ce mur, un passage qu'ils empruntent tous pour disparaître et revenir ensuite sur les planches.

Dans les solos, les bras se lèvent et se tendent, les jambes se plient quand le corps parfois s'allonge au sol pour s'assoir. Les duos empruntent une gestuelle dans laquelle souplesse et grâce cohabitent, les regards, eux, sont parfois perdus ou perchés au loin. Puis, tous se réunissent, tournant le dos au public, sur une même ligne, avec deux solos s'intégrant dans une cohérence artistique portée par l'ensemble du groupe. Les mouvements sont aussi de temps en temps très localisés, comme le postérieur d'un des danseurs dont les fessiers se contractent et se relâchent à tour de rôle en avant-scène alors qu'il fait un grand écart dos au public.

© Ascaf.
© Ascaf.
C'est un kaléidoscope autant visuel que corporel, la beauté se greffant à chaque déplacement et à chaque geste effectué. Ce qui étonne au premier abord est cette diversité, cette richesse où l'expressivité des interprètes bouscule les évidences avec un danseur et son tutu, un autre jouant avec son derrière. Les corps ne questionnent plus car ils établissent ce qu'ils sont par ce qu'ils expriment. Les barres de danse classique utilisées dans un tableau donnent à voir, à l'opposé de ce type de danse, des pas exécutés très rapidement et furtivement au sol quand, au loin, tout continue son cours à un rythme des plus sereins.

À un endroit, les mouvements sont harmonieux avec une gestique ayant une lenteur faisant que celle-ci est décomposée par une vitesse qui a sa raison d'être dans un rapport amoureux au temps. À côté, ils sont beaucoup plus rapides, presque hachés quand derrière, ils sont déliés. Ce sont trois rapports au temps qui impriment les corps. Ainsi, sur le même plateau, plusieurs chorégraphies aussi diverses les unes que les autres s'exécutent au même moment de façon harmonieuse.

Tout est décentré, chaque parcelle de la scène devient centre de gravité de ce qui se joue car l'ailleurs est ici. Pas de pondération d'un geste sur un autre, pas de focus particulier d'un espace sur son voisin. C'est un puzzle humain vivant où chaque partie est complémentaire d'un tout qui donne à voir une multitude de situations. L'ensemble est beau, superbe dans ses complexités et ses variétés. Impossible d'embrasser d'un seul regard le plateau dans ses particularités. Il s'agit d'observer par bout l'ensemble pour en découvrir ses contours, reliefs et richesses multiples.

© Ascaf.
© Ascaf.
Même si l'Art ne peut tout faire, il contribue à sortir de son chez-soi. Ohad Naharin donne à penser depuis toujours un monde complexe, subtil et nuancé où, sur une même scène, peut exister la vision, exprimée par gestiques, des uns qui peuvent être différente de celles des autres. Il montre que chacune apporte un plus sans pour autant que certaines s'en trouvent occultées, niées ou violentées, à l'inverse de ce qui s'est passé au démarrage de la représentation où le public a conspué - dont certaines personnes avec des cris, insultes et propos racistes désobligeant leur dignité humaine - quatre personnes qui étaient montées sur scène calmement avec un drapeau palestinien.

Le spectacle de Naharin est une véritable bouffée d'oxygène face à une radicalité qui se banalise, où la tolérance et la nuance peinent à exister. C'est le combat que mène le chorégraphe israélien depuis de nombreuses années dans ses créations et dans ses prises de positions politiques pour le vivre-ensemble et contre les dérives extrémistes. Que ces spectacles ne soient pas uniquement applaudis comme le soir de cette représentation mais bel et bien entendus. Ce serait donner écho aux messages politiques et artistiques de ce créateur ouvert, subtil et talentueux, qui a peut-être eu l'audace d'appeler cette œuvre "Momo" comme un clin d'œil autant à Moshe qu'à Mohamed.

"Momo"

© Ascaf.
© Ascaf.
Création Batsheva Dance Company.
Chorégraphe : Ohad Naharin.
Co-créateurs : Danseurs de la Batsheva Dance Company et Ariel Cohen.
Avec (Batsheva Dance Company saison 2022-2023) : Chen Agron, Yarden Bareket, Billy Barry, Yael Ben Ezer, Matan Cohen, Guy Davidson, Ben Green, Chiaki Horita, Li-En Hsu, Sean Howe, Londiwe Khoza, Adrienne Lipson, Ohad Mazor, Eri Nakamura, Gianni Notarnicola, Danai Porat, Igor Ptashenchuk, Yoni (Yonatan) Simon.
Directeur artistique : Lior Avizoor.
Directeur général : Dina Aldor.
Conception des éclairages : Avi Yona Bueno (Bambi).
Conception des décors et des accessoires : Gadi Tzachor.
Conception des costumes : Eri Nakamura.
Conception sonore et montage : Maxim Waratt.
Musique : extraits de l'album "Landfall" de Laurie Anderson et du Kronos Quartet ; "Metamorphosis II" de Philip Glass ; "Madre Acapella" d'Arca ; Maxim Waratt.
Durée : 1 h.

Du 24 mai au 3 juin 2023.
Du mardi au vendredi à 20 h, samedi à 19 h et dimanche à 15 h.
Chaillot -Théâtre national de la Danse à La Grande Halle de La Villette,
Grande Halle de la Villette, Paris 19e, 01 40 03 75 75.
>> lavillette.com

© Ascaf.
© Ascaf.

© Ascaf.
© Ascaf.

Safidin Alouache
Mercredi 31 Mai 2023

Nouveau commentaire :

Théâtre | Danse | Concerts & Lyrique | À l'affiche | À l'affiche bis | Cirque & Rue | Humour | Festivals | Pitchouns | Paroles & Musique | Avignon 2017 | Avignon 2018 | Avignon 2019 | CédéDévédé | Trib'Une | RV du Jour | Pièce du boucher | Coulisses & Cie | Coin de l’œil | Archives | Avignon 2021 | Avignon 2022 | Avignon 2023 | Avignon 2024 | À l'affiche ter





Numéros Papier

Anciens Numéros de La Revue du Spectacle (10)

Vente des numéros "Collectors" de La Revue du Spectacle.
10 euros l'exemplaire, frais de port compris.






À découvrir

"Rimbaud Cavalcades !" Voyage cycliste au cœur du poétique pays d'Arthur

"Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées…", Arthur Rimbaud.
Quel plaisir de boucler une année 2022 en voyageant au XIXe siècle ! Après Albert Einstein, je me retrouve face à Arthur Rimbaud. Qu'il était beau ! Le comédien qui lui colle à la peau s'appelle Romain Puyuelo et le moins que je puisse écrire, c'est qu'il a réchauffé corps et cœur au théâtre de l'Essaïon pour mon plus grand bonheur !

© François Vila.
Rimbaud ! Je me souviens encore de ses poèmes, en particulier "Ma bohème" dont l'intro est citée plus haut, que nous apprenions à l'école et que j'avais déclamé en chantant (et tirant sur mon pull) devant la classe et le maître d'école.

Beauté ! Comment imaginer qu'un jeune homme de 17 ans à peine puisse écrire de si sublimes poèmes ? Relire Rimbaud, se plonger dans sa bio et venir découvrir ce seul en scène. Voilà qui fera un très beau de cadeau de Noël !

C'est de saison et ça se passe donc à l'Essaïon. Le comédien prend corps et nous invite au voyage pendant plus d'une heure. "Il s'en va, seul, les poings sur son guidon à défaut de ne pas avoir de cheval …". Et il raconte l'histoire d'un homme "brûlé" par un métier qui ne le passionne plus et qui, soudain, décide de tout quitter. Appart, boulot, pour suivre les traces de ce poète incroyablement doué que fut Arthur Rimbaud.

Isabelle Lauriou
25/03/2024
Spectacle à la Une

"Le consentement" Monologue intense pour une tentative de récit libératoire

Le livre avait défrayé la chronique à sa sortie en levant le voile sur les relations pédophiles subies par Vanessa Springora, couvertes par un milieu culturel et par une époque permissive où ce délit n'était pas considéré comme tel, même quand celui-ci était connu, car déclaré publiquement par son agresseur sexuel, un écrivain connu. Sébastien Davis nous en montre les ressorts autant intimes qu'extimes où, sous les traits de Ludivine Sagnier, la protagoniste nous en fait le récit.

© Christophe Raynaud de Lage.
Côté cour, Ludivine Sagnier attend à côté de Pierre Belleville le démarrage du spectacle, avant qu'elle n'investisse le plateau. Puis, pleine lumière où V. (Ludivine Sagnier) apparaît habillée en bas de jogging et des baskets avec un haut-le-corps. Elle commence son récit avec le visage fatigué et les traits tirés. En arrière-scène, un voile translucide ferme le plateau où parfois V. plante ses mains en étirant son corps après chaque séquence. Dans ces instants, c'est presque une ombre que l'on devine avec une voix, continuant sa narration, un peu en écho, comme à la fois proche, par le volume sonore, et distante par la modification de timbre qui en est effectuée.

Dans cet entre-deux où le spectacle n'a pas encore débuté, c'est autant la comédienne que l'on voit qu'une inconnue, puisqu'en dehors du plateau et se tenant à l'ombre, comme mise de côté sur une scène pourtant déjà éclairée avec un public pas très attentif de ce qui se passe.

Safidin Alouache
21/03/2024
Spectacle à la Une

"Un prince"… Seul en scène riche et pluriel !

Dans une mise en scène de Marie-Christine Orry et un texte d'Émilie Frèche, Sami Bouajila incarne, dans un monologue, avec superbe et talent, un personnage dont on ignore à peu près tout, dans un prisme qui brasse différents espaces-temps.

© Olivier Werner.
Lumière sur un monticule qui recouvre en grande partie le plateau, puis le protagoniste du spectacle apparaît fébrilement, titubant un peu et en dépliant maladroitement, à dessein, son petit tabouret de camping. Le corps est chancelant, presque fragile, puis sa voix se fait entendre pour commencer un monologue qui a autant des allures de récit que de narration.

Dans ce monologue dans lequel alternent passé et présent, souvenirs et réalité, Sami Bouajila déploie une gamme d'émotions très étendue allant d'une voix tâtonnante, hésitante pour ensuite se retrouver dans un beau costume, dans une autre scène, sous un autre éclairage, le buste droit, les jambes bien plantées au sol, avec un volume sonore fort et bien dosé. La voix et le corps sont les deux piliers qui donnent tout le volume théâtral au caractère. L'évidence même pour tout comédien, sauf qu'avec Sami Bouajila, cette évidence est poussée à la perfection.

Toute la puissance créative du comédien déborde de sincérité et de vérité avec ces deux éléments. Nul besoin d'une couronne ou d'un crucifix pour interpréter un roi ou Jésus, il nous le montre en utilisant un large spectre vocal et corporel pour incarner son propre personnage. Son rapport à l'espace est dans un périmètre de jeu réduit sur toute la longueur de l'avant-scène.

Safidin Alouache
12/03/2024