La Revue du Spectacle, le magazine des arts de la scène et du spectacle vivant. Infos théâtre, chanson, café-théâtre, cirque, arts de la rue, agenda, CD, etc.



Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager
Danse

"A passage to Bollywood"… Un art chorégraphique et conté propre au cinéma indien

Depuis cinq ans, le spectacle du chorégraphe Ashley Lobo avec le Navdhara India Dance Theatre poursuit sa tournée dans différentes villes du monde. C'est l'une des rares compagnies indiennes qui tournent à l'international et Ashley Lobo nous fait découvrir cet art cinématographique indien très coloré avec ses codes.



© Navdhara India Dance Theatre.
© Navdhara India Dance Theatre.
Bollywood, contraction de Bombay et Hollywood, a son propre univers tissé autour d'une fable. Le chant s'allie à la danse, les scripts sont de la partie et le play-back est de coutume. Tout est réglé comme du papier à musique avec un conte, pour ce spectacle, où amour et violence sont parties liées. En préambule, les personnages sont présentés sans qu'ils soient pour autant sur scène, au travers de scripts avec une voix-off en anglais. L'écrit précède l'oral et l'oral l'action. Nous sommes à cheval entre le cinéma et le conte au travers du théâtre.

C'est très rythmé et joyeux. Quelles que soient les scènes, les chansons, toujours accompagnées de danses, elles se suivent dans un rythme très festif. Avec des costumes très colorés, cela respire la joyeuseté même si parfois celle-ci est interrompue par le drame ou la violence.

Bollywood, c'est la vie exagérée mille fois comme expliquée en voix-off en début de représentation. Personnages et contexte sont présentés comme si nous étions dans un roman. Ce qui est tout de suite exprimé est que ce qui se joue sur scène est le fruit d'une imagination, celle d'un créateur et pourquoi pas, celle du spectateur. Nous sommes dans un spectacle où le naturel n'a pas droit de cité.

© Navdhara India Dance Theatre.
© Navdhara India Dance Theatre.
Le jeu, les chants et les chorégraphies sont dans une forte expressivité. À aucun moment, la tension et la subtile "exagération", au sens noble du terme, ne sont prises en défaut. Les émotions, les attitudes faciales et la gestique sont très marquées. Elles en sont un relief qui donne au jeu un timbre presque irréel. Les interprètes jouent à être ce qu'ils ne sont pas en emmenant le public vers une histoire où le conte ne le dispute jamais à la réalité.

Les danses de groupe, avec quelques rares duos, sont en appui des chansons. En play-back, à l'exception de la première et de la dernière, elles donnent un aspect très réglé dans lesquels les interprètes enchaînent les unes après les autres les scènes dans un rythme très soutenu. Des gestuelles, souvent de petite amplitude corporelle, agrémentent chacune d'elles. Celles-là sont rapides, presque furtives, toujours très synchronisées, souvent proches du corps avec les mains qui s'agitent comme des drapeaux ou des bras qui se tendent en avant, légèrement fléchis alors que les membres inférieurs font des mouvements rapides de la gauche vers la droite. Pas de hasard, ni d'improvisation. Tout se tient dans un tempo rapide avec quelques respirations dans des temps qui sont tout sauf faibles.

Les scènes sont découpées en chapitres où tout de la fable est au rendez-vous avec un beau jeune homme de qualité voulant quitter son village pour réussir à Mumbai (anciennement Bombay). Il découvre aussi bien l'amour que la violence des quartiers. La traduction est difficilement lisible car suivre les paroles affichées côtés cour et jardin en regardant en même temps les chorégraphies au centre relèvent presque de l'exploit. Nous sommes dans un univers de "contes de faits" brodés de poésie où il se passe toujours quelque chose, un amour, un meurtre, l'indulgence d'un "parrain" ou un combat. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et celui de Bollywood arrive toujours à destination de façon fraîche et enjouée. Et tout en couleur !

"A passage to Bollywood"

© Navdhara India Dance Theatre.
© Navdhara India Dance Theatre.
Chorégraphie, mise en scène : Ashley Lobo.
Direction des répétitions : Yuko Harada, Veronica Jose, Naren Lalwani.
Maître de ballet : Yehuda Maor.
Avec 22 danseurs et 2 chanteurs.
Lumières : Sangeet Shrivastava, Gyandev Singh.
Son : Sreejith Menon.
Musique : Naren Lalwani.
Costumes : Pooja Uberoi, Farah Momin, Simran Handa, Sonakshi Amitabh, Karma Chuki, Sanjana Gupta.
Coiffure, maquillage : Sonakshi Amitabh et Simonil Vakil.
Accessoires : Sonakshi Amitabh, Simonil Vakil.
Décors : Naren Lalwani, Razul Singh, Chetan Solanki.
Identité visuelle : Aditya Harjai.
Vidéo : Bobo, Naren Lalwani.
Voix off : Harsh Singh, Ramneeka Lobo et Pravin Shrikhande.
Production : The Danceworx/Navdhara India Dance Theatre.
Durée : 1 h 20.

© Navdhara India Dance Theatre.
© Navdhara India Dance Theatre.
Du 11 au 25 décembre 2021.
Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20 h 30, jeudi à 19 h 30, dimanche à 15 h 30.
Vendredi 24 décembre à 19 h 30 et samedi 25 décembre à 17 h.
Théâtre National de Chaillot, Salle Jean Vilar, Paris 16e, 01 53 65 30 00.
>> theatre-chaillot.fr

Safidin Alouache
Jeudi 16 Décembre 2021

Nouveau commentaire :

Théâtre | Danse | Concerts & Lyrique | À l'affiche | À l'affiche bis | Cirque & Rue | Humour | Festivals | Pitchouns | Paroles & Musique | Avignon 2017 | Avignon 2018 | Avignon 2019 | CédéDévédé | Trib'Une | RV du Jour | Pièce du boucher | Coulisses & Cie | Coin de l’œil | Archives | Avignon 2021 | Avignon 2022 | Avignon 2023 | Avignon 2024 | À l'affiche ter











À découvrir

"Rimbaud Cavalcades !" Voyage cycliste au cœur du poétique pays d'Arthur

"Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées…", Arthur Rimbaud.
Quel plaisir de boucler une année 2022 en voyageant au XIXe siècle ! Après Albert Einstein, je me retrouve face à Arthur Rimbaud. Qu'il était beau ! Le comédien qui lui colle à la peau s'appelle Romain Puyuelo et le moins que je puisse écrire, c'est qu'il a réchauffé corps et cœur au théâtre de l'Essaïon pour mon plus grand bonheur !

© François Vila.
Rimbaud ! Je me souviens encore de ses poèmes, en particulier "Ma bohème" dont l'intro est citée plus haut, que nous apprenions à l'école et que j'avais déclamé en chantant (et tirant sur mon pull) devant la classe et le maître d'école.

Beauté ! Comment imaginer qu'un jeune homme de 17 ans à peine puisse écrire de si sublimes poèmes ? Relire Rimbaud, se plonger dans sa bio et venir découvrir ce seul en scène. Voilà qui fera un très beau de cadeau de Noël !

C'est de saison et ça se passe donc à l'Essaïon. Le comédien prend corps et nous invite au voyage pendant plus d'une heure. "Il s'en va, seul, les poings sur son guidon à défaut de ne pas avoir de cheval …". Et il raconte l'histoire d'un homme "brûlé" par un métier qui ne le passionne plus et qui, soudain, décide de tout quitter. Appart, boulot, pour suivre les traces de ce poète incroyablement doué que fut Arthur Rimbaud.

Isabelle Lauriou
25/03/2024
Spectacle à la Une

"Mon Petit Grand Frère" Récit salvateur d'un enfant traumatisé au bénéfice du devenir apaisé de l'adulte qu'il est devenu

Comment dire l'indicible, comment formuler les vagues souvenirs, les incertaines sensations qui furent captés, partiellement mémorisés à la petite enfance. Accoucher de cette résurgence voilée, diffuse, d'un drame familial ayant eu lieu à l'âge de deux ans est le parcours théâtral, étonnamment réussie, que nous offre Miguel-Ange Sarmiento avec "Mon petit grand frère". Ce qui aurait pu paraître une psychanalyse impudique devient alors une parole salvatrice porteuse d'un écho libératoire pour nos propres histoires douloureuses.

© Ève Pinel.
9 mars 1971, un petit bonhomme, dans les premiers pas de sa vie, goûte aux derniers instants du ravissement juvénile de voir sa maman souriante, heureuse. Mais, dans peu de temps, la fenêtre du bonheur va se refermer. Le drame n'est pas loin et le bonheur fait ses valises. À ce moment-là, personne ne le sait encore, mais les affres du destin se sont mis en marche, et plus rien ne sera comme avant.

En préambule du malheur à venir, le texte, traversant en permanence le pont entre narration réaliste et phrasé poétique, nous conduit à la découverte du quotidien plein de joie et de tendresse du pitchoun qu'est Miguel-Ange. Jeux d'enfants faits de marelle, de dinette, de billes, et de couchers sur la musique de Nounours et de "bonne nuit les petits". L'enfant est affectueux. "Je suis un garçon raisonnable. Je fais attention à ma maman. Je suis un bon garçon." Le bonheur est simple, mais joyeux et empli de tendresse.

Puis, entre dans la narration la disparition du grand frère de trois ans son aîné. La mort n'ayant, on le sait, aucune morale et aucun scrupule à commettre ses actes, antinaturelles lorsqu'il s'agit d'ôter la vie à un bambin. L'accident est acté et deux gamins dans le bassin sont décédés, ceux-ci n'ayant pu être ramenés à la vie. Là, se révèle l'avant et l'après. Le bonheur s'est enfui et rien ne sera plus comme avant.

Gil Chauveau
05/04/2024
Spectacle à la Une

"Un prince"… Seul en scène riche et pluriel !

Dans une mise en scène de Marie-Christine Orry et un texte d'Émilie Frèche, Sami Bouajila incarne, dans un monologue, avec superbe et talent, un personnage dont on ignore à peu près tout, dans un prisme qui brasse différents espaces-temps.

© Olivier Werner.
Lumière sur un monticule qui recouvre en grande partie le plateau, puis le protagoniste du spectacle apparaît fébrilement, titubant un peu et en dépliant maladroitement, à dessein, son petit tabouret de camping. Le corps est chancelant, presque fragile, puis sa voix se fait entendre pour commencer un monologue qui a autant des allures de récit que de narration.

Dans ce monologue dans lequel alternent passé et présent, souvenirs et réalité, Sami Bouajila déploie une gamme d'émotions très étendue allant d'une voix tâtonnante, hésitante pour ensuite se retrouver dans un beau costume, dans une autre scène, sous un autre éclairage, le buste droit, les jambes bien plantées au sol, avec un volume sonore fort et bien dosé. La voix et le corps sont les deux piliers qui donnent tout le volume théâtral au caractère. L'évidence même pour tout comédien, sauf qu'avec Sami Bouajila, cette évidence est poussée à la perfection.

Toute la puissance créative du comédien déborde de sincérité et de vérité avec ces deux éléments. Nul besoin d'une couronne ou d'un crucifix pour interpréter un roi ou Jésus, il nous le montre en utilisant un large spectre vocal et corporel pour incarner son propre personnage. Son rapport à l'espace est dans un périmètre de jeu réduit sur toute la longueur de l'avant-scène.

Safidin Alouache
12/03/2024